Marzo 2013
CUANDO PINTAN BASTOS, CUECEN HABAS
Cuando quemamos simbólicamente el calendario
del aciago 2012, suponíamos (ilusos) que el deterioro social no podía ir más
allá y, por lo tanto, a lo peor nos aguardaba un largo paseo por terreno llano.
Lamentablemente, nos confundíamos. El nuevo año ha arrancado con una explosión
en cadena de casos de corrupción, a cuál más grave y cutre: de aperitivo, el culebrón de las consecuciones de Iñaki
Urdangarín (detrás de quien van la Infanta Cristina y la institución monárquica misma);
de primero, la sentencia por la financiación ilegal de Unió Democrática de
Catalunya, a raíz del “caso Pallerols”; de segundo, el “affair Amy Martin”, en
la Fundación Ideas; de postre, nos obsequiaron con la publicación de los
llamados “papeles de Bárcenas”, que ha puesto en entredicho a toda la cúpula del Partido Popular a lo largo de más de
una década; y, por si el menú había resultado ligero, la revelación de que la
red Gürtel corrió con los gastos de trajes, una comunión y hasta fiestas
infantiles con payasos a la familia de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato,
nos provocó un reventón. Comida, pues, de las que se atragantan.
El sentimiento que la ciudadanía en su
conjunto no puede dejar de sentir –y esta redundancia dialéctica la expresamos
conscientemente, en sentido literal-, consiste en una mezcla de escarnio, de
asco infinito y de hartazgo. De hecho, constituye la única respuesta sana que
cabe en esta coyuntura. Carecen de sentido las invocaciones a la calma, las
convocatorias de reuniones y de pactos, y todos los demás brindis al sol, que
únicamente generan más descrédito y más vergüenza ajena, al tiempo que los preparativos,
las celebraciones y las rúbricas acaban cargándose al erario público. A estas
alturas, ya solo podemos entender de tribunales de justicia, frente a los
cuales los acusados se defiendan con todas las debidas garantías; y, subsiguientemente,
de la dimisión o el cese de los condenados. Pero debemos recordar que el
político no solamente debe ser honrado, sino que debe parecerlo: la
responsabilidad judicial es una cosa, pero la ética es otra muy distinta y ya
estamos a años luz de lo soportable.
Después de los discursos, nos quedamos con
los únicos límites que en realidad rigen: la presunción de inocencia, y unos
códigos que estipulan ciertas penas y multas en castigo por ciertos delitos e
infracciones. Viene esto a propósito de que tampoco vale que el ministro Ruiz
Gallardón, alias el Dolorizador (por
aquello, lo recordarán ustedes, de que, a veces gobernar es también
repartirlo), se presente con su dolorímetro y con la máquina de los indultos.
Mientras tanto, hemos de respetar la presunción
de inocencia. No son admisibles ni los ensañamientos, ni los juicios paralelos;
tampoco la disculpa de los comportamientos palmariamente ilícitos cometidos por
los nuestros, sean quienes sean los
de cada cual. De eso nos hemos empachado ya en España, al igual que del “y tú más”
(figura retórica de uso en la antigüedad clásica que ya debería haberse
superado).
A este respecto, cabe hacer una última
reflexión. De esta situación extrema, solamente saldremos (y no reforzados,
sino enteros) si evitamos tanto la confrontación como las amnistías; y si
miramos atrás, a ayer mismo, o incluso a hoy, y nos preguntamos en nuestro
fuero interno “y yo, ¿qué?”. Los escándalos que están saliendo a la luz no se
refieren tanto a prácticas de ahora, como a las que han conducido a nuestro
estado presente. Y, aunque resulta mucho más airoso el “Yo acuso” que el “Yo
confieso”, y este, además, carga con un tufo a confesionario de lo más
impopular, todo trabajador, cotizante o perceptor de ayuda, y todo consumidor
de productos y de servicios, tiene que ser consciente de los fraudes, grandes o
pequeños, que haya podido cometer contra la hacienda pública, o colaborado en
su comisión. No son necesarios los gestos de arrepentimiento ni las
humillaciones; no añadamos psicodrama al esperpento. Sí son exigibles
responsabilidad y conciencia. De lo contrario, seguiremos todos declarándonos
más indignados que el vecino; y, al que pillen, le quedará siempre la salida de
un Mario Conde o de un Lance Armstrong: reconocer la tropelía, matizar, declararse
víctima de una cacería mediática o de un celo ejemplarizante excesivo, y postularse
para liderar la regeneración.
A fin de cuentas, si hiciéramos un sucinto
examen de conciencia, llegaríamos a la conclusión de que nuestros políticos
–con todas sus mediocridades y bajezas– sí que nos representan porque son, a
otra escala, el reflejo de una sociedad individualista en la que cada cual
intenta “camuflar” ante Hacienda lo que puede –poco o mucho– y, para más regocijo
del hado malévolo, mira con buenos ojos a otros que actúan de forma similar
(son los “listos”, los “espabilados”, y quienes cumplen puntualmente sus obligaciones
pasan por idiotas e ingenuos). Rasgarse las vestiduras ante los desafueros
equivale a quedarse con la mota de polvo en el ojo ajeno; hay razones para la
indignación, pero también las hay –y ya va siendo hora– para la responsabilidad
personal en cada pequeña parcela de corrupción / corruptela.
Llama
la atención hasta qué punto el cine actual está reflejando este clima convulso,
de nostalgia de hombres íntegros y carismáticos, y de sed de venganza. Así, Django desencadenado (Django Unchained, Quentin Tarantino,
2012) ubica la acción en el Oeste, y toma el esclavismo como excusa, pero su
discurso atañe más bien a la esencia de los Estados Unidos, lo que da lugar a
un paralelismo bastante curioso entre el enfant
terrible del cine yanqui y el Lars von Trier de la inacabada trilogía
“América, tierra de oportunidades”. Sin embargo, demasiada “traca” y mirada
hacia el ombligo etiquetado de la postmodelnidad,
tan caro a muchos y, sobre todo, al propio Tarantino: el spaguetti-western, que está en la base del discurso metaficcional
que edifica, tenía muchas menos pretensiones y era, como suele decirse, “pobre
pero honrado”.
Django desencadenado, Quentin Tarantino, 2012
En una línea de explotación pura, pero en el marco del mismo revival de los justicieros ciegos, hemos asistido al regreso, trabuco en ristre del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, con El último desafío (The Last Stand, Kim Je-Woon, 2012). Pero ni los héroes son ya lo que eran. El cine de estos tiempos es profundamente pesimista, decadente e iconoclasta. Tómese al piloto alcohólico y drogadicto de El vuelo (Flight, Robert Zemeckis, 2012), a quien encarna Denzel Washington: si logra evitar un accidente, es precisamente por estar encocado; y, si confiesa luego todo, en un arrebato, se debe al mismo motivo. Hasta el típico final redentor responde a un artificio. No cabe imaginar mayor cinismo. Sin la acidez de Días de vino y rosas (Days of Wine and Roses, Blake Edwards, 1962), que ya era en su día una película de encargo con moralina incorporada, los resultados son bienpensantes pero muy reducidos.
El último desafío, Kim Je-Woon, 2012
El vuelo, Robert Zemeckis, 2012
En algunos casos, el descreimiento adopta la máscara del cotilleo intrascendente, como en Hitchcock (Sacha Gervasi, 2012), que, sin poner en tela de juicio la genialidad del Maestro del Suspense -sino más bien todo lo contrario, reafirmándola-, cuestiona su humanidad, atribuye a motivos personales el retorcimiento de Psicosis (Psycho, 1960), y propicia que, a la postre, se reconcilie con su esposa, Alma Reville, triunfe como cineasta y aprenda la lección. Todo muy tradicional.
Hitchcock, Sacha Gervasi, 2012
Sin embargo, en films más enjundiosos y verosímiles, como Amor (Amour, Michael Haneke, 2012), el tema recibe un tratamiento neutro, observacional; y se carga de desesperación y de dignidad. Afirmar, como se ha hecho, que es una película sobre la eutanasia, supone banalizarla; más aún, leerla como una alegoría acerca de la deriva del continente europeo. La grandeza de Amor reside en su nula afectación, en su renuncia expresa al simbolismo, en su carácter mostrativo y distanciado. ¿Que es posible ver en sus protagonistas dos seres humanos muy reconocibles de nuestro entorno? Eso es, más que cierto, de cajón; pero de ahí a reducirla a ser un mero discursito acerca del envejecimiento demográfico del viejo continente, media el paso entre entender la estética y la ética como un todo, y la reclamación de un cine de “mensague” (por cierto, bastante neocon). Y, por si fuera poco, Amor es una auténtica lección de cine envuelta en los ropajes de una pureza sensible pero radical (¡ahí es nada en los tiempos que corren!).
Amor, Michael Haneke, 2012
Salvando las distancias, geográficas, temporales y cualitativas, pasa lo mismo con respecto a una de las sorpresas del año, Bestias del sur salvaje (Beasts of the Southern Wild, 2012). Se trata de una baratísima pieza de un treintañero yanqui, Behn Zeitlin, que fantasea desde el punto de vista infantil acerca de una catástrofe climática en la que se aprecian las huellas del huracán Katrina, pero que, para la niña protagonista, se antoja el deshielo de los casquetes polares, con la consiguiente resurrección de unos monstruos mitológicos. Resulta obvio que el film viene al hilo del revival del cine apocalíptico, y que se presta a interpretaciones en las claves ecológica, política y económica (porque puede referirse igualmente, y de hecho lo hace de manera tácita, tanto al cambio climático como a las consecuencias de la caída de Lehman Brothers). Pero, para decir eso, basta una oración (verbigracia, la anterior) o, si se queda corta o resulta farragosa, existe el ensayo; los relatos son otra historia: valen por lo que cuentan y cómo lo cuentan. El tópico de las imágenes y las mil palabras, ya nos entienden ustedes. Esta interesante incursión en un cierto realismo mágico supone, ante todo, un canto a la vida y a la independencia de aquello que es "diferente” al descubrir desde la inocencia un mundo cruel pero al tiempo verdadero, con lo que se transmite un poema épico de carácter ecológico que es, a su vez, un viaje iniciático.
Bestias del sur salvaje, Behn Zeitlin, 2012
En Las sesiones (The Sessions, Ben Lewin, 2012), aunque
con ciertas irregularidades, la veta emocional no consigue imponerse sobre la
llamada a una visión desprejuiciada del mundo y de las relaciones personales,
lo cual es de agradecer. El tono de comedia, sustentado por la palabra y el
ingenio personal de un ser paralizado, que, a su vez, estalla por momentos en
emociones inesperadas, nos da una de cal y otra de arena, pero el conjunto es
reivindicable.
Las sesiones, Ben Lewin, 2012
Entre lo mejor del mes, junto a Amor, figura Tabu (Miguel Gomes, 2012), película arriesgada, con una puesta en escena estéticamente brillante y juego metadiscursivo riguroso que sugiere una reflexión en torno al amor y los paraísos perdidos entre la juventud y la madurez, pero que lo es por partida doble: el individuo y la colectividad (etapa colonial portuguesa en los comienzos de la lucha de liberación). La construcción a la inversa (dos partes diferenciadas en espacio y tiempo que van desde el presente hacia el pasado) enriquece la trama al generar un discurso en el que el espectador debe rebuscar en las diversas capas la diferencia esencial entre lo que aparentemente se dice y aquello que se oculta en las rugosidades y es entregado mediante marcas enunciativas. ¿Para cuándo productores con ideas y honestidad que en nuestro país sean capaces de aportar obras de este calibre?
Tabu, Miguel Gomes, 2012
En el lado negativo, no nos ha convencido Brigada de élite (Gangsters Squad, Ruben Fleischer, 2013), revisitación de una época ya tratada por L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997), pero aquí frenada por la espectacularidad, la violencia y el conformismo de un discurso heroico y de ensalzamiento de los policías y su "deber y servir" que hace que pierda el fuelle que podría haber tenido. Ni siquiera la denuncia de la corrupción, tan en la línea de los tiempos, redime al film de un intento de espectáculo poco más que gratuito. Lástima, porque a nivel de acción tiene gancho.
Brigada de élite, Ruben Fleischer, 2013
Este mes, hemos querido prolongar la línea que abrimos en la pasada entrega, e indagar en la forma en que el cine contemporáneo está tratando la dialéctica entre héroes y villanos. Para ilustrarlo, hemos escogido, cada uno de nosotros, dos películas. En un caso, corresponden a dos de las grandes apuestas del cine estadounidense de la temporada 2012, The Master (Paul Thomas Anderson) y Lincoln (Steven Spielberg), que conjugan ese asunto con sendas reflexiones acerca de las pseudorreligiones y la politiquería. El otro artículo se muda a los antípodas para analizar el tratamiento de esa cuestión: La banda Picasso (Fernando Colomo) y El muerto y ser feliz (Javier Rebollo) representan dos films españoles alejados del relumbrón, y, sintomáticamente, se trasladan al París de la bohemia y a la Argentina, en busca de una autenticidad que solo pueden ofrecer el arte puro o el outsiderismo.
MISERIA Y COMPAÑÍA:
LA BANDA PICASSO y EL MUERTO Y SER FELIZ
LA BANDA PICASSO y EL MUERTO Y SER FELIZ
Agustín Rubio Alcover
Aunque parezca mentira, todavía hay gente que piensa que Rubalcaba es Rasputín, Luis Bárcenas el doctor Mabuse, etcétera. Consecuentemente, les parece que la única solución verdaderamente eficaz es tan simple como hacer caso al refrán “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Buenos y malos; símiles y proverbios.
Afortunadamente,
tenemos el arte, aparte de para hablar del sexo de los ángeles y reflexionar
acerca de sí mismo, para vehicular ideas a través de narraciones, a ser posible
entretenidas.
La banda Picasso cumple con ambas funciones. Cuenta una ficción, a partir de una
anécdota a pie de página de la biografía de Pablo Picasso, y su relación indirecta
con el robo de la Mona Lisa del Louvre. La cinta dedica la primera parte a
mostrar sus tratos (sentimentales, teóricos, económicos…) con una serie de
personajes (pintores, poetas, escultores, narradores, coleccionistas…),
equívocos y extravagantes, famosos unos y desconocidos otros, así como a
resumir con afán didáctico la génesis del cubismo; en la segunda mitad, más
acelerada, se desarrolla la trama propiamente dicha.
Lo
más plausible de la película reside en la imagen que ofrece de Picasso (Ignacio
Mateos), ajena por igual a la mitomanía y a la iconoclastia. Difícilmente cabe
pensar una visión más prosaica, creíble y, en una palabra, humana: trabaja,
cumple con sus necesidades fisiológicas, ambiciona y sucumbe al miedo. No se
cuestiona su genialidad, que tampoco es visible fuera de su obra. Luego, cuando
a su alrededor se embrollan las cosas, cae en la ignominia de negar a su amigo
Apollinaire (Pierre Bénézit). Del retrato colectivo, apenas se salva Max Jacob
(Lionel Abelanski), víctima del Holocausto, tal y como rezan los rótulos que
informan al final del destino de cada cual. Como la vida misma…
Su
verosimilitud es tal, que, en un cine y un país tan sectarios y presuntuosos
como los nuestros, ha sido recibida con la más absoluta indiferencia. Sin
embargo, hay muchísima más densidad de pensamiento, y muchísima más sabiduría,
en la despreciada peliculita de Colomo, que en todos esos imposibles, y en esos
artistas y sus modelos, que están polarizando las alturas de la industria
nacional. Hay mucho más cine, imperfecto y descompensado, en La banda Picasso; y con menos alharaca.
El muerto y ser feliz se mueve también en los
aledaños del sistema cinematográfico, pero adopta el camino opuesto al de
Colomo. Rebollo enarbola, ondea y proclama de viva voz su condición de
francotirador, con un simbolismo de una literalidad primaria. El protagonista
es Santos (José Sacristán), un asesino a sueldo español, que vive y actúa en
Argentina, al que diagnostican un cáncer terminal, y que se tira a la carretera
a disfrutar de sus últimos días en libertad.
Pese
a aciertos parciales y algún detalle curioso, la película en su conjunto
resulta antipática, vacuamente reflexiva, y desprovista del sutil trasfondo
social que sí había en los dos films previos de su director, Lo que sé de Lola (2006) y La mujer sin piano (2009). Para no dejar
resquicio a la duda acerca de su identidad con su creación, Rebollo y su
coguionista y pareja en la vida real, Lola Mayo, recitan las voces over, relevándose entre sí; voz que, en
el colofón, especula con que Santos cabalgue su coche más allá de la muerte, y
especifica: “sin culpa ni pecado”.
Es
evidente que el señor Rebollo y la señora Mayo pueden, en la potestad que como
demiurgos se arrogan, definir los parámetros morales de su universo. En la
capacidad de raciocinio y el coraje de manifestarse del espectador, y en los de
este que escribe en concreto, queda la opción de calificar dicho universo de
carente del más elemental sentido de la moral. Algo tanto más sangrante, por
cuanto cuadra con un posicionamiento cinematográfico y político que confunde
churras con merinas y echa leña al fuego desde una suprema irresponsabilidad.
En una entrevista promocional, Rebollo ha declarado: “El marxismo tenía razón.
Eso que parecía que no iba a pasar nunca, que una vez acabadas las guerras,
todo iba a ser crecimiento constante, se ha demostrado que era falso. Y esto va
a ser parecido a la llegada de Hitler, tras la crisis del 29. Pero te diré que
a mí esto, esta guerra, me pone cachondo”.
La
retórica del país se está tiñendo de sangre, y los intelectuales, de
izquierdas, de derechas, están dando el triste espectáculo de transformarse,
otra vez, en derechólogos e izquierdólogos. No son frases sacadas fuera de
contexto, sino todo lo contrario, muy en su contexto: en el de un país en el
que la gente está razonablemente soliviantada, y algunos no están teniendo
empacho en emplear metáforas bélicas, y elevar sus batallitas peliculeras a la
condición de síntoma de una gran guerra en la que involucran a la colectividad.
Hay quien parece creer que, si el pasado se repite, será como farsa, y la
revolución, el parque temático sobre una época excitante y llena de ilusiones:
allá, los forzados; usted, espectador y en el bando correcto. Una actitud que
no debe extrañar, cuando el negacionismo del gulag queda impune. (Fe de
erratas: dos meses ha, los duendes de la informática cometieron un error fatal.
El título de la reseña de quien suscribe acerca de El capital, de Costa-Gavras, era “Memento Marx”, con “e”, que se
convirtió en “Momento”.)
DE LÍDERES Y
SERVIDORES: THE MASTER y LINCOLN
Francisco Javier Gómez Tarín
Lincoln, Steven Spielberg, 2012
Si algo tienen en común los dos films que nos ocupan en esta ocasión son las impresionantes interpretaciones de sus protagonistas, Joaquin Phoenix y Daniel Day-Lewis; tanto, que podrían hacernos perder la perspectiva de los discursos en los que se integran y su vocación ejemplarizante. Por ello, puesto que este es un punto de acuerdo indudable, no perderemos en él ni un segundo más.
Nos interesan más otras cuestiones: la figura
del líder y sus contradicciones, la pretenciosidad de los discursos, las formas
de esclavitud… Porque, evidentemente, el Lincoln que aborda Spielberg es un
líder necesario en un momento histórico especialmente convulso; la enmienda
sobre el rechazo de la esclavitud concentra sus esfuerzos en una etapa vital
que se ha escogido, no por casualidad, para dar constancia de su figura y
engrandecerla (ennoblecerla, si cabe, con algunos matices de su vida familiar
que apuntan hacia la reivindicación de la figura de su esposa) Esa preocupación
por acabar con la esclavitud, deja fuera los trapos sucios y las complejidades
económicas que estaban detrás de la guerra civil, cual si solamente la
esclavitud fuera el detonante y el único elemento que hubiera que eliminar para
conseguir una paz duradera (a la vista está que la igualdad entre razas no se
ha conseguido pese a que Obama esté hoy en día al frente de la Casa Blanca). Y
hablamos de hace casi 150 años.
La segunda guerra mundial también dio origen
a otro tipo de esclavitudes, las de los psicológicamente desplazados (que a la
postre se convierten en marginados a todos los niveles) Personas que son caldo
de cultivo de sectas y profetas (el personaje interpretado por Philip Seymur
Hoffman en The Master se puede
emparentar muy bien con toda una cadena de manipuladores y charlatanes
pseudofilósofos que van desde la Iglesia de la Cienciología hasta los
Creacionistas y, no nos engañemos, son la esencia de los fundamentalismos de
todo tipo, cristianos incluidos) El líder, en este caso, construye un entorno
que le arropa y recicla ciegamente; el perturbado herido de guerra (tanto
física como mentalmente) no es sino una herramienta para sus fines: otro tipo
de esclavitud de la que la sociedad capitalista no tiene excesivas pretensiones
de despojarse (el negocio, no lo olvidemos, es redondo).
La importancia de estas dos películas es más
estética que de fondo; o, si se prefiere, más estética que ética. Hay un
discurso ejemplarizante, de ello no hay duda, pero parcial y difuminador de los
aspectos más oscuros del ejercicio del poder (poder político en un caso, poder
personal-psicológico en el otro). La brillante realización se impone, en ambos
casos, sobre la profundidad del “mensaje”, sencillamente porque tal profundidad
queda limitada por la evidencia del relato, incluso por la evidencia de las
intervenciones verbales de los personajes.
Así, Lincoln
es un título que nos hace pensar en el biopic
y se centra en el espacio de dos meses hasta la aprobación de la enmienda y el
magnicidio (deporte muy querido para el pueblo americano); quizás Spielberg
haya optado por tomar un solo tramo de la vida del presidente y dejar al
espectador las aportaciones pasadas de Young
Mr. Lincoln (John Ford, 1939) e incluso las referencias a El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, David Wark
Griffith, 1915), pasando del melodrama familiar de Ford al film judicial y
jugando con referencias fílmicas que hacen gala de su saber y juegan con el
espectador a una especie de cache-cache
(secuencia del teatro, directamente relacionada con el film de Griffith pero
que amaga el saber espectatorial para conducirle a error)
Sin embargo, nadie puede negar el saber hacer
de Spielberg y, aunque Lincoln se
deja en el tintero las causas económicas de la guerra de secesión y privilegia
un periodo de dos meses en que se aprueba la enmienda que acaba con la
esclavitud, es una película sorprendente en su filmografía, sobre todo por la
oscuridad, la ausencia de grandes espectáculos (y fuegos artificiales) y su
carácter tétrico. Todo ello la dota de una coherencia que echábamos de menos en
algunos de sus films anteriores y que la emparenta con Munich (2005) –no en vano Tony Kushner es guionista en ambas.
El problema de Lincoln es la mitificación del personaje, cuyo espíritu reaparece
cual espectro en un discurso final que aboga por la igualdad y la democracia.
Esa “bondad” sin fisuras deshace en parte la profunda rotundidad estética del
film y la siembra de contradicciones que ha ido desgranando previamente:
obtener la votación positiva a todo coste, incluyendo sobornos y manipulaciones
de todo tipo (en esto, la actualidad es patente)
De una forma un tanto similar, en The Master se ahogan a medio camino las
bondades del film, un tanto pretencioso, todo hay que decirlo, porque se
enmaraña en una trama que se puede relacionar con las sectas y sus formas de
actuación, bajo la cual hay una reflexión sobre la fragilidad del ser humano y
de sus propias convicciones. Precisamente esta cuestión, la fragilidad del ser
humano, nos parece lo más significativo del film y es por eso que lamentamos
que se quede en segundo plano. Como siempre en Paul Thomas Anderson, una brillante
realización, y pocas concesiones a la galería, pese a ser un producto mainstream, nos permiten pensar más en
los tiempos venideros que en los logros actuales.
Con todo The
Master y Lincoln son dos buenos
ejemplos de representación del poder omnímodo, capaz de justificar los medios
por el fin perseguido y que se sitúan en la figura individual de personajes
que, históricos o no, acumulan el ejercicio del poder como consecuencia lógica
de pensarse en la posesión de la verdad. Si Lincoln nos resulta hasta simpático
por lo que supone la propuesta para la igualdad de las razas -que habría que
ver si era una búsqueda real en su fuero interno-, el master deviene odioso en su afán de someter por el convencimiento
de la palabra pseudodivina: el ejercicio de la intriga al servicio de la
supuesta verdad (poseída pero no racionalizada) nos obliga a llamar la atención
sobre lo que en nuestros lares sufrimos cada día por parte de estamentos como
la Iglesia y el Estado. ¿Aquí el fin también justifica los medios? La
resistencia del personaje interpretado por Joaquin Phoenix no es sino la
esencia de una imposibilidad porque el poder no solamente corrompe sino que se
cimenta en la anulación del otro.
Francisco Javier Gómez Tarín
Agustín Rubio Alcover
Universitat Jaume I de Castellón
Esta entrega de La mirada esquinada se publicó
en la revista El Viejo Topo nº 302, marzo 2013.
Agracedemos a El Viejo Topo la autorización
para reproducir e incluir la sección con el mismo título en
Textos en red (Shangrila Textos Aparte).
para reproducir e incluir la sección con el mismo título en
Textos en red (Shangrila Textos Aparte).